16+
Искусство. Современное

Бесплатный фрагмент - Искусство. Современное

Тетрадь седьмая

Объем: 172 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Яркие выставки современного искусства

Введение

Выставки современного искусства поражают разнообразием, изобретательностью, зрелищностью, увлекают изощрёнными концепциями, любопытным сопоставлением работ участников, неожиданными столкновениями различных высказываний художников об окружающем мире. Даже на примере одной, хорошо продуманной, талантливо срежиссированной выставки можно получить представление о том, что происходит на мировой арт-сцене. Выставка «Безликий» (Вена, 2013) ставит проблему привлекательности анонимности, исследует роль маски, обезличения в современном обществе, рассказывает о возвращении власти маски. Выставка «Пути немецкого искусства: с 1949-го до сегодняшнего дня» высвечивает неожиданные грани в современном искусстве Германии. Выставка «Свобода высказывания художникам: кураторы больше не нужны?» задаёт вопрос о том, можно ли сегодня во время проведения выставки обойтись без куратора, делая акцент на визуальных качествах работ, отказываясь от элементов идентичности художников, прослеживаемой через фольклор, религию, окружение. Выставка женщин-художниц в Центре Помпиду бросает вызов существующим стереотипам, настаивая на равноправии, унифицированности в искусстве. Выставка «Не в фокусе» рассказывает про кризис в светописи в эру высоких технологий, осознания новых способов использования фотографии. Жанр vanitas (суета сует), столь любимый художниками прошлых столетий, сегодня открывает новые перспективы для интерпретации современности, переполненной апокалиптическими символами реальности. Что же делать: наслаждаться сиюминутными радостями скоротечной жизни или принять абсурдность существования и смириться? Интригующие выставки произведений художников второй половины ХХ-начала ХХ1 века в Москве и за рубежом дают возможность обнаружить характерные тенденции, направленность в зарубежном искусстве в наши дни и задуматься о том, что происходит вокруг.

Безликость

«Чтобы изучить себя, следует забыть о своем я. Чтобы забыть о своем я, необходимо осуществить тысячи вещей. Когда вы это сделали, ваше тело и ум, как и у других людей, постепенно исчезают. И от этого акта не остается ни малейшего следа. И след этот продолжается бесконечно».

Фрагмент из кензо-коана мастера дзен Догена, ХШ век.

В мире, определяемом масс-медиа, огромную роль играют лица. Мы изучаем биографии, скандальные истории знакомых и неизвестных персонажей, стремимся проникнуть в их внутренний мир, выявляя черты характера исходя из особенностей лица. И всегда, какие бы люди нам не встречались, мы экстраполируем на них свои представления о счастье, успехе. Безупречная красота моделей, пропагандируемые ими идеалы остаются недостижимыми и все же постоянно бросают нам вызов, невозможно жить в согласии с предлагаемыми масс-медиа стандартами. Сравнение с навязываемыми идеалами рождает неуверенность, обуславливает наше поведение, определяет способ, каким мы себя позиционируем.

Гротескные лица, которыми масс-медиа бомбардируют нас, оказывают воздействие на наши чувства и потому из самосохранения нужен отбор. Они оставляют на длительное время следы в глобальной паутине. Но и мы, и они оказывается запечатлены в «Книге лиц». В результате все наши желания и проекции выявляются и более того, вульгаризируются, низводя нас до существ, подвергающихся постоянному контролю, явному и тайному.

Выставка «Безликий. Первая часть» (июль-август 2013) в Выставочном зале в Музейном квартале Вены — более 100 работ 50 участников из разных стран — исследовала различные стратегии протеста, а также приёмы, провоцирующие чувство превосходства при столкновении с этими могущественными стандартами, которым мы никогда не сможем соответствовать. Выставка рассматривала также и противоположную сторону проблемы — технологии, которые мы применяем как пользователи масс-медиа, чтобы стать безликими в виртуальном мире. И тут на помощь приходят маски. Помимо произведений художников М. Абрамович, Т. Бринкмана, А. Карлсена, Ш. Энтехаби, Р. Хэнга, М. Саббаха…, демонстрировались маски дизайнеров Дома Мартина Маржелы, Д. Таканаши, К. Камо…

С усилением контроля мер безопасности, всеобщей слежки после теракта 9/11 люди ощутили, что их лица выставляют напоказ. При этом в масс-медиа лица террористов обычно изображены в масках. Их навязчивое присутствие напоминает об опасностях и о задачах личной защиты, которые постоянно усложняются. Возникает парадокс: все желают защитить себя от террористов, в то же время, стремясь обезопасить личную жизнь, используют Google и Фейсбук. Следствие этого — утрата частного пространства: правила современной технологии требуют, чтобы мы постоянно были в зоне видимости. Социальные сети, изначально служившие платформами для коммуникации, стали определять стандарты повседневной деятельности и стиля жизни. Сначала они заставляют нас использовать их как инструменты для собственного продвижения. Но затем они все в большей степени вторгаются в нашу жизнь. С одной стороны, мы черпаем вдохновение в сетях, но, с другой — все сведения о них общедоступны. Неудивительно, что сегодня многие изделия домов моды так похожи друг на друга.

Нестабильная идентичность современного человека благоприятствует возврату власти маски, которую еще с древнего периода использовали как форму защиты, маскировки, перформанса или развлечения. Выставка исследует новые тенденции в медийной культуре и показывает, как нарастает безликость в визуальных искусствах, моде, фотографии, рекламе и танце вследствие применения стратегий защиты личного пространства. С точки зрения художника, куратора выставки Б. Дорингера, безликий — человек с размытым, искаженным, замаскированным с помощью разных средств лицом. Но как соблазнительны, сексуальны, напряженны эти безликие образы! («Без названия», М. Саббах, «Без названия», Р. Хэнг).

Благодаря продуманному дизайну, объединению работ в тематические блоки, — фетиш, хулиганы, манипуляции с медиа, иконы…, можно было увидеть, как феномен безликости интегрируется в нашу жизнь. Как и в прошлые времена, люди с удовольствием надевают маски как форму защиты, камуфляжа или развлечения. Эта тема заинтересовала и молодых художников, что придало интерпретации остроту. Авторы работ демонстрировали различные примеры желания стать безликим в обществе, где возрастает потребность в визуальной идентификации.

Автопортреты Н. Кландер пародируют банальную вездесущность эротических образов. В фотографиях У. Кляйна тела любовников образуют временные безликие скульптуры. Ф. Шалмайер делает коллажи, используя фото, найденные в соцсетях, с акцентом на сайты гомосексуалистов. Люди демонстрируют себя, но скрывают лица, пытаясь сохранить анонимность. Х. Шоурватер в фотоработах исследует медийное изображение женщин как объектов желания.

Тема выставки «Безликий» созвучна поискам иранского художника Энтехаби, он анализирует предубеждения и подозрения к Другому, визуализируя ужас, паранойю и стереотипы в отношении к людям с иным цветом кожи, иными религиозными воззрениями. Обычно такие люди стремятся стать невидимыми. На выставке художник представил ироничную серию «Маленькая чернота»: увеличенные фото проституток, на которых персонажи в черных исламских хиджабах предстают в соблазнительных позах (2012).

Публичный персонаж Марина Абрамомич в фото-автопортретах пытается протестировать ценность своего мирового признания, ведь ее лицо давно стало брендом. Т. Бринкман создает автопортреты, цветовые сочетания, композиции, позы являются реминисценциями классической портретной живописи. А лица заменяют использованные повседневные предметы и фрагменты винтажной одежды. На выставке Бринкман представала в образе безликой «леди Глиттерски», ее черты лица заменяют использованные повседневные предметы и фрагменты винтажной одежды.

Н. Экиси в инсталляциях и перформансах исследует время, движение, пространство, тело, создавая работы, рождающие множество ассоциаций. Документация перформанса на выставке демонстрировала, как она постепенно закрывает лицо тканями, стирая свою идентичность.

Среди участников были художники, работающие с модой. Дом Мартина Марджелы, Г. Пуг, Виктор и Рольф, Б. Вильгельм, М. Саббах… демонстрируют примеры манипулирования с образами других. Ткани, вышивки, аппликации не скрывают лиц, но преображают их. Модные дома напоминали, что лица моделей в избытке представали в их коллекциях, что им нужны иные ходы и предлагают использовать маски, покрывала для головы из модных ярлыков, чтобы скрывать лица. Образцы модных коллекций на выставке — своеобразный эксперимент, более или менее удачный, с закрыванием лиц моделей масками, волосами или тканями, протест против преизбыточной, вульгаризированной красоты и искусственности, проникающих в современное общество с помощью масс-медиа. Предполагается, что маски снижают стресс, предохраняют от дестабилизации идентичности. Скрывание лиц моделей, практикуемое Домом Мартина Марджелы, может стать эффективной мерой против культа супермоделей и торжества поверхностных оценок, суждений в мире моды. Известно, что манипуляция с телами людей в общественных пространствах позволяет модным домам обрести огромную власть и даже занять критическую позицию.

Выставка «Безликий» является отражением современных стратегий повседневной защиты частного пространства и желание демонстрировать себя. С каждым днем анонимность становится все более притягательной, но также возрастает стремление явить нечто личное, имеющее вес в цифровой среде, в которой мы существуем. Выставка может прочитываться как ироничное свидетельство или критика медийной реальности. Первая часть экспозиции демонстрирует, где и как мы окружены безликими образами и напоминает о влиянии, которое оказывали порожденные медиа средства на визуальные искусства и способы, с помощью которых они отвечают на публичные образы, поп-культуру.

Немецкая динамичность: от Вольса до Розмари Троккель

И сегодня почти через 100 лет после появления немецкого экспрессионизма художники Германии различных поколений активно заявляют о себе на мировой арт-сцене, демонстрируя новаторские, изобретательные, порой неоднозначные, но всегда яркие, незабываемые работы. Искусство всегда было силой, укрепляющей тевтонский дух. Игрушки, церковную утварь Катарина Фрич трансформирует с помощью изменения масштаба, цвета, материала, превращая свои творения в нечто странное и загадочное, нарушая соотношение между оригиналом и копией. Ее скульптура «Пантера» (1990) состоит из восьми одинаковых черных фигур животных. Скалящиеся пантеры образовали на полу круг, объединившись в пугающем ритуальном танце. Так через выявление наших глубоко запрятанных страхов она открывает мир мифа, религии, культурной истории и повседневной жизни. Это работа была одной из знаковых на выставке «Пути немецкого искусства с 1949-го до сегодняшнего дня» в Московском музее современного искусства (ММОМА, 2014), на которой демонстрировались 400 произведений 100 художников — живопись, скульптура, инсталляции, графика, фотография, видео — из коллекции Института связей с зарубежными странами (ifa, кураторы Маттиас Флюгге и Маттиас Винцен).

Коллекция немецкого искусства ifa охватывает 60 лет. В основном это работы, о которых невозможно судить на основе привычных моделей презентации. Произведения знаменитых художников соседствуют с вещами неизвестных творцов, которые открывают новые, неожиданные грани в искусстве Германии. Может показаться, что на выставке главные течения были представлены недостаточно весомо, но это не так. К сожалению отсутствовали произведения таких прославленных мастеров как Ансельм Кифер и Йорг Иммендорф, но были сделаны иные, любопытные акценты и воссоздана яркая, хотя порой и противоречивая, картина развития искусства Германии за 60 лет. Наброски и эскизы ключевых художников демонстрировались рядом с основными работами. В экспонатах кураторы попытались выявить причины, объясняющие, почему видео и видео-скульптура стали привлекать все большее внимание художников; как с 1950-х фотография стала вторгаться в живопись, другие искусства; почему в 1970-е всё большую роль начинает играть женское искусство (работы Ульрике Розенбах, Ребекки Хорн, Розмари Троккель, Катарины Фрич).

Важная особенность выставки — рассмотрение искусства ГДР в контексте общего развития немецкого искусства, без политических аллюзий. В Восточном Берлине и Кёльне, Аннаберге и Касселе, в Дрездене и Мюнхене в процессе творчества у художников обнаруживаются параллели в поисках новых тем и техник. Это видно при сравнении работ Герхарда Альтенбурга и рисунков Йозефа Бойса, творений Сибилле Бергеман и Фритца Клемма. Выставка была хронологически структурирована, с выделением тематических блоков: послевоенное искусство, между реализмом и абстракцией, поп-арт, флюксус, социально ориентированная авторская фотография, Хильда и Бернд Бехеры и их школа…

После войны в Германии начался трудный процесс восстановления — экономического, культурного, духовного.. Столкнувшись с задачей конфронтации с их травматическим прошлым, немецкие художники в послевоенную эру начали экспериментировать. Кошмарное и поэтическое странно сочетается в коллажах Ханны Хёх («Ночь снов», 1940). Маленькие сюрреалистические фотографии Вольса цепляют несочетаемыми, случайными комбинациями предметов, напоминающих о бренности земного бытия. И в акварелях этого пионера ташизма любопытно прослеживать, как его изображения постепенно лишаются предметности.

Знаковый подход к творчеству объединяет группу художников Вилли Баумайстера, Фритца Винтера, Германа Глёкнера из (ГДР), композиции которых рассматриваются как знаки и талисманы. А в работах Бойса, Карлфридриха Клауса (из ГДР), Бернарда Шультце, Герхарда Альтенбурга прослеживается интерес к утопии и фантазии. Интуитивные рисунки Бойса, полагавшего, что искусство способно изменить общество, предвосхитили его последующие акции и энвайронменты. Рисунки, объекты вводили в священный театр этого шамана и утописта, позволяя пропитываться их мощной энергетикой.

Иногда умно подобранные работы воссоздавали художественную вселенную участников. Как Альтенбурга, сформировавшегося в ГДР. Очень своеобразен его графический язык. Прибегнув к особой системе упрощений, обращаясь к гротеску, иронии, он создал острые, отражающие дух эпохи, фантасмагоричные образы («Похороны Муссолини», 1950).

Учителя, ученики, школы, течения… Выставка позволяла совершить краткий любопытный экскурс в прошлое и настоящее с неожиданными отклонениями. Абстрактные художники, представители информального искусства, Эмиль Шумахер, Карл Отто Гётц использовали в работах приемы стирания и разрушения, по-своему отображая события войны (Шумахер, «В-3», 1973,). Картины Гётца рождают удивительное ощущение движения красочных мазков, благодаря необычной технике: на покрытый клейстером холст наносятся мазки кистями различных размеров, а затем краски перемешиваются резиновым ракелем. Он оказал огромное влияние на последующих художников. Его учениками были Герхард Граубнер, Зигмар Польке, Герхард Рихтер.

Художники флюксуса, новаторы, экспериментаторы, стремились к размыванию границ между традиционными жанрами, искусством и жизнью. Первопроходец медийного искусства Нам Джун Пайк трактует фильмы и видео как гибкую и динамичную форму мультитекстуального искусства. Используя телевидение и модальности одноканальной видеозаписи, форматы скульптуры и инсталляции, он насытил электронный движущийся образ новыми значениями. Весьма необычны картины и объекты Дитера Рота, работавшего с органическими материалами, одержимого исследованием распада и гибели. Так появился «Заяц из кроличьего помета» (1967), «Литературная колбаса из жира» (1967). Члены группы «Зеро» Отто Пине, Хайнц Мак, Гюнтер Юккер применяли новые материалы, изобретательно экспериментировали со светом (Мак, «Белый ротор», 1967). А для перформансистов искусство становится реальным лишь в момент активной деятельности художника. Хорн — мастер превращения своего тела в скульптуры с помощью перьев, протезов. Феминистка Розенбах нашла новые способы взаимодействия природы, культуры и человека.

Среди концептуальных фотографий на выставке больше всего озадачивала 9-частная серия «Встреча» (1975) Юргена Клауке, в которой он играет две роли, мистифицируя зрителей поисками идентичности. В «беседе» художника с собой прочитывается тоска и отчаяние. Опознавательным знаком Зигмара Польке является растровая точка как абстрактный элемент, разрушающий фигуративность. Во многих работах он использовал образные цитаты из разных эпох. Выделяются его рисунки — беглые, эскизные. А для художника из ГДР Роберта Рефельдта значимым стал мейл-арт, позволяющий преодолевать временные границы и политические барьеры.

Отличительная особенность выставки — обилие фотографий, рассказывающих о поисках, экспериментах, разочарованиях художников, фиксирующих острые моменты в истории Германии и повседневной жизни. Работающей в авторской фотографии Барбаре Клемм принадлежат знаковый снимок Брандта и Брежнева и знаменитый «Братский поцелуй» (1973) Хонеккера и Брежнева. Георг Ш. Эльдови снимает маргиналов в рабочих кварталах Восточного Берлина, жизнь которых наполнена страхом и тяготами бедности. Но в персонажах тонко подчеркивается внутреннее достоинство. Хилла и Бернд Бехеры запечатлели пустынные индустриальные ландшафты, пары фабричных комплексов и изношенные структуры, демонстрируя сходство и различие между архитектурными формами, подобными водонапорным башням. И приемы подходящие: серое небо, отсутствие людей, симметричная композиция. Демонстрация монотонности современной жизни? В Академии Дюссельдорфа учениками Бехеров были фотографы Андреас Гурски, Томас Руфф, Кандида Хёфер. Крупноформатные фото Хёфер пустых общественных пространств (1980-е) свидетельствуют об усвоении «уроков» Бехеров. Автору удалось передать то, что она называет «психологией социальной архитектуры», которую подсознательно ощущают нашедшие здесь приют. В снимках Хёфер нет ничего необычного, но с увлечением выстраиваешь свои сценарии и с удовольствием следишь за невозможными превращениями пространства на статичных фотографиях.

В зале Рихтера были представлены его роскошные абстрактные картины, выполненные в традициях американского абстрактного экспрессионизма и немецкого экспрессионизма, но написанные в нарочито элегантной манере с размытыми изображениями. А Ими Кнёбель создает хаотичные структуры из коллажей, вырезанных ножом. Свое отношение к миру демонстрирует А.Р.Пенк в знаковых картинах с изображением «человечков из черточек». Опознавательным знаком Маркуса Люперца является стальная солдатская каска, которая, по словам автора, обладает сюрреалистической агрессивностью, «наделяет живопись новыми провокациями». Наделяет, но не всегда. Странные его пейзажи с касками.

И все же на выставке явно не хватало мощных, брутальных, экспрессивных работ Кифера, Иммендорфа, Георга Базелица. Зато художник из Восточной Германии Марк Ламмерт, представитель «лейпцигской школы», был представлен четырьмя холстами с изображением торса цвета мяса (влияние Макса Бекмана, Хаима Сутина). С подачи художника, эти неприятные, пугающие телесные оболочки являются символом бренности бытия, напоминанием о смерти. Апокалиптические отсылки вызывала и картина «Женщина с телевизором» (1986) Трака Вендиша: эффектная, театрализованная в духе холстов «новых диких». Радикальный художник Рейнхард Муха, блестяще владеющий различными материалами, создает работы из дерева, войлока, алюминия, стекла. На выставке в Москве он ставил в тупик зрителя: Помещенный на стену его объект «Библис» (1998) вызывал замешательство у зрителя, ибо представлял собой найденный на свалке матрас.

Что общего между голубями на площади Сан-Марко, плывущими по каналу гондолами в Венеции и образами диктаторов и политических деятелей Гитлера, Рейгана, Горбачева, Коля? Все они — герои видео-инсталляции Марселя Оденбаха «Птица: ешь или умри» (1989). Видео и графические работы — это сложные повествования, которые художник создает с помощью уникальной коллажной техники из записанных на пленку фильмов и телевизионных серий, архивного материала и своих картин. Делая монтаж из общественной и частной образности, он сотворяет интригующие истории, насыщая творения эмоциями и моментами из своей биографии. Как в «Птице», где художник размышляет о насилии и власти.

Весьма радикальным образом показали кураторы скульптуру 1990-х. Георг Херольд, Эльзе Габриэль, Олаф Метцель, Иза Генцкен в тщательно продуманных инсталляциях обращаются к истёртому, банальному и случайно-бытовому. Для отображения эпохи они не боялись разрушать, подвергать сомнению прежние ценности. «Кокаиновая гора» (1990) Херольда, на первый взгляд, символ крайнего богатства и бессмысленности, кажется абсурдной. Но всё гораздо сложней. Использована форма языковой идентификации, умножающая значение и толкование.

Петер Пиллер, Дитер Кислинг, Томас Руфф, авторы интеллектуальных фоторабот, размышляли о новых возможностях фотографии сегодня, анализировали образность самого изображения, исследуя зрительские привычки и фотографическую условность. Любопытный пример имитации фотографии средствами видео — работы Кислинга. В инсталляции «Без названия» (1990) две камеры наблюдают друг за другом и снимают друг друга. Под взглядом аппарата чувствуешь себя неуютно. Уже в ранней серии фотографий «Интерьеры» (1983) Руфф продемонстрировал стремление искать новые пути в искусстве фотографии. Он снимал интерьеры жестко, как бы со стороны, без всякой сентиментальности. И банальные обои, диваны, обретали новое значение. Еще большая отстраненность ощущается в его знаменитой серии «Портреты» (1986). Эти крупномасштабные снимки бесстрастных персонажей, друзей по Академии, выглядят странно анонимными. Портреты притягивают как образ, вид фотографической живописи, но не как встреча с индивидуальными персонажами.

На выставке кураторы знакомили и с новыми поисками в области рисунка, показывая работы Катарины Хинсберг, Йоринде Фогт, Макса Бранденбурга. В рисунках серии «Берлин» (2012) свободных и элегантных, Фогт анализирует различные явления культуры и природы. Для изысканий она использует точные расчеты, но при рассматривании рисунков об этом не задумываешься, в них есть легкость и импровизационность. Не менее сложный подход к созданию рисунков у Бранденбурга. Трансформируя фотографии и иллюстрации, прибегая к искажению и ускорению, обращаясь к компьютеру и ксероксу, он переосмысляет рисунок и создает новую реальность, отнюдь не комфортную.

Флюгге и Винцен выстроили впечатляющую панораму этапов послевоенного развития искусства Германии, основываясь на коллекции ifa с ее неизбежными лакунами. Наряду с индивидуальными творческими высказываниями, показаны художественные группировки, школы, движения. Особенность выставки в том, что индивидуальные точки зрения кураторов сталкиваются с общепризнанными позициями. На выставке нарушена традиция демонстрирования искусства Германии на основе схемы ФРГ-ГДР. Сделана попытка проследить развитие искусства в Восточной Германии за 4 десятилетия — без всяких политических оговорок, параллельно с исследованием творчества западногерманских художников, прослеживая связи, сходство, различия. Это стало возможным благодаря новым закупкам ifa искусства и фотографии Восточной Германии — работы Альтенбурга, Клауса, Глюкнера, Бергеман. На выставке кураторы сделали акцент на фотографию Восточной Германии. Достоинство выставки и в том, что кураторы продемонстрировали любопытные графические работы Хёх, Йорберта Крикке, Зигмара Польке, Фогта, Бранденбурга. Хронологически структурированная выставка с выявлением отдельных жанров, техник, материалов, блоков, дает яркое, хотя и порой неоднозначное, представление о путях развития послевоенного немецкого искусства.

Революция в экспонировании в GAM

В октябре 2009-го в музее GAM (Городская галерея модернистского и современного искусства Турина) начался эксперимент по отказу от традиционного хронологического принципа экспонирования произведений из фондов музея в пользу тематического. Тем самым авторы новой концепции внесли вклад в междисциплинарный подход при создании экспозиции с помощью использования новаторских, порой суггестивных интерпретаций произведений. Формулу 4х4 (комментировать произведения, объединяя их в экспозиции по четырем темам, которые выбрали четыре интеллектуала) придумал директор GAM, куратор Данило Эккерт. С 2009-го, подражая галерее Тейт Модерн в Лондоне, он революционизировал традиционную концепцию показа произведений из своих собраний. «Мне было интересно пересмотреть музеографический проект GAM, оценить его постоянную коллекцию. Это одно из крупнейших собраний модернистского и современного искусства в Италии, насчитывающее 45 тыс. произведений» — говорит Эккерт.

Чтобы осуществить подобный эксперимент, куратор и его команда нарушили правила, осуществили новое прочтение современного искусства. На двухлетний период 2009—2011-й профессора университетов по истории искусства для экспонирования произведений из собрания GAM выбрали четыре темы: Жанр, Ведута, Детство и Зеркальность. А с 3 марта 2011-го была сделана вторая перегруппировка на основе 160 произведений из музейных коллекций (некоторые показываются впервые). Новый критерий отбора благоприятствует большему динамизму, как в экспонировании, так и в интерпретации. Темы разработали профессора, работавшие в разных сферах истории искусства и других дисциплинах: Душа, Информация, Меланхолия, Язык. Авторы экспозиции не стремились иллюстрировать тему с помощью произведений. Главная интрига заключалась в столкновении в художественном музее принципов, подходов, применяемых в науке, культуре, даже медицине. Однако именно художественная поэтика очень оригинально используется для сопоставления различных видов знания из нашей привычной среды.

Концепция «Душа» (тему предложил Вито Манкузо, профессор модернистской и современной теологии Университета Сан Раффаэле в Милане), переработанная в сфере эволюции научного и философского контекста, чрезвычайно сложна для определения. Тема иллюстрируется посредством отсылок к религиозным, философским и научным дискуссиям. В разделе демонстрируется, как произведения художников Х1Х века (А. Гастальди, И. Спиноцци), выражающие христианскую религиозность, так и работы весьма далеких от нее современных авторов (Джино Де Доминичис, Герман Нитч, Ансельм Кифер), интерпретировавших тему в литературном, поэтическом или ритуальном контекстах.

Тему «Информация» выбрал Марио Разетти (профессор теоретической физики, математических методов и моделей в Политехническом научно-исследовательском институте в Турине). В физике теория Информации определяет величину, размер, массу энергии, скорости. Термин указывает на возможность любого элемента природы, живого или инертного, быть носителем символических посланий. И тогда передача информации предстает как ключ рождения и эволюции мира и жизни. Цикличность времен года прослеживается в серии работ Л.Б.Ревильо, история тысячелетия — у Джузеппе Пеноне, биоморфные знаки — у Карлы Аттарди. Аналитическое видение пространства демонстрирует Дадамаино.

Автор третьей темы, «Меланхолия» — Эудженио Борнья, профессор психиатрии Главной больницы Новары. Тема болезненного душевного состояния человека представлена через симптомы: отчаяние, тоска, скука и грусть, которые проявляются в восприятии времени — подвешенное, неподвижное, зачарованное. Подобную трактовку можно обнаружить в «Асфикции» Антонио Морбелли, натюрмортах Джорджо Де Кирико и Филиппо Де Писиса, видео Ульрике фон Бранденбург, фотографиях Луиджи Сигичелли и Фрэнка Вудмана, пейзажах Карло Карра.

Тему «Язык» придумал Себастьяно Маффеттоне (профессор политической философии факультета политических наук Луис «Гвидо Карли»). В историко-художественной сфере язык становится важным компонентом для прочтения искусства, начиная с движений исторического авангарда начала ХХ века, породивших серию лингвистических нововведений в композиционной структуре и составных элементах произведений. Начиная с отношения между искусством и литературой у художников Х1Х века (Антонио Канова, Микеле Д’Адзельо), через рождение и эволюцию художественного языка — до поп-арта, неореализма Тано Феста и Марио Скифано, вступающих в диалог с мировым искусством — Энди Уорхол и Марсель Дион. Завершается маршрут возвращением к литературе, манипуляцией с типографскими шрифтами у Никколо Баллестрини.

На первом этаже GAM зрителей ожидают два тематических раздела: Душа и Информация. Избрав маршрут «Душа» в главном зале, обнаруживаешь на большом холсте «Тот, кого нельзя называть» (2006) эмблематическую фигуру, запечатленную Андреа Гастальди в момент глубокого раздумья, терзаний измученной души. А «Реликвии Голгофы» являются отзвуком ритуалов в перформансах Нитча. Их нагруженность символическими элементами обращает к священной литургии или ритуалу самоочищения души, которое происходит при горении дерева. Запоминается инсталляция Хироси Нагасава. Внутри медной сети помещены деревянные призмы, воспринимающиеся как символы сокрытой в глубине души. Душа может быть возвышенной, достигнуть, состояния счастья и совершенства, что можно ощутить, погрузившись в пространство молчания и темноты в работах Антонио Тапьеса.

Но в мире существуют душевные страдания и смерть. Об этом напоминают картины в темных тонах Этторе Сканавино. Такие же чувства возникают при рассматривании призрачных фигур на полотнах Палладино или в скульптурной группе Марино Марини. Зато другие художники стремились передать духовное примирение с природным миром. Особый интерес вызывают и произведения, сфокусированные на изображении неба, где проходящее время оставляет свой знак (Марио Гастини, Фонтанези, Джино Де Доминичис).

В завершающем зале маршрута тема душа, дух объединяется с природой. Представленные пейзажи лишены признаков присутствия человека, но его духовную эманацию можно воспринять через бескрайние горизонты: от крупного диптиха Кифера до скульптур Онетти Гроссо Мараньелло.

Избравшие маршрут «Информация» в одном из залов обнаруживают произведения художников арте повера, стремившихся к изображению мира с помощью символов, дающих новое определение природному элементу, как дерево у Джузеппе Пеноне или звезда, связанная с алхимическим влиянием, у Джильберто Дзорио. А работы Франсиса Пикабиа, Отто Дикса являются отличной иллюстрацией авангардистского подхода к природному миру, выраженному через свободные игровые формы. Авторы пренебрегают любыми различиями между абстракцией, реальностью и воображением, поскольку отказываются от классической композиции, чтобы добиться передачи инстинктивного и жизненного биоморфизма. Художники этого раздела стремятся убедить зрителя, что в картинах и скульптурах мастеров ХХ века часто возникают аналогии между историей искусства и естественной историей. Белая поверхность работ Пьеро Мандзони воспринимается как символ неструктурированной информации. Нечто подобное можно обнаружить в фонах Афро Базалделлы и аккумуляциях Энтони Крэгга.

В разделе «Меланхолия» на втором этаже также демонстрируются произведения художников Х1Х века. Интрига в том, что тема весьма своеобразно интерпретируется в соответствии с медицинской терминологией, как психическое отклонение, депрессия и в контексте ностальгии и причиняемого ею внутреннего дискомфорта — лишенные надежды потерянные души в работах Джачинто Онетти, Гроссо. Внутренние конфликты выражаются в пустом, неуверенном взгляде персонажа Амедео Модильяни. А в созерцательных пейзажах Карра прочитывается отчуждение. В произведениях Фелипе Казорати тема «Меланхолия» рассматривается в контексте одиночества человека в окружающем мире — мрачные тона и удушающая атмосфера пейзажей. Иногда идея меланхолии визуализируется в форме аккумуляций, символов, архивов. Предметы навязчиво заполняют пространство в картинах Кремоны. И Алигьеро Боэтти своеобразно аранжирует игру символических комбинаций. А Яннис Кунеллис сотворяет завесу, открывающуюся в иной мир.

Под влиянием меланхолии человек ощущает себя как бы в подвешенном состоянии, отчужденным от реального времени. Чувство пустоты, ожидания и сомнения проявляется в восприятии лишенной временной протяженности тишины (скульптуры Джакомо Манцу и Артуро Мартини, картины Де Кирико, Джино Северини, Массимо Кампильи). Образы и идеи в произведениях Антонио Мелотти и натюрмортах Де Писиса навевают мысли об одиночестве человека, погруженного в свой внутренний мир.

Вводный зал раздела «Язык» посвящен картинам, рождающим ассоциации с романтической литературой. Их визуальный язык вызывает в памяти страницы романов и пьес (взволнованный Гамлет, запечатлённый Квадроне). Какой сильный контраст с умиротворяющим образом поэзии в скульптурных изображениях Антонио Кановы — «Сафо» (1812—1822)! Джакомо Балла представляет футуризм. В своих работах он отказывается от традиционной живописной композиции, разбивая ее в виде радуги из цветовых оттенков и геометрических форм. Если в полотнах Балла главную роль играет свет, то одержимый экспериментированием с пространством Лучо Фонтана совершил революцию в своих пространственных концепциях, выходя за рамки двухмерности холста, плоская поверхность которого испещрена дырами и разрезами.

А несколько картин Альберто Бурри в этом разделе — пример одного из самых радикальных преобразований в истории языка, когда цветовая поддержка, нагрузка белого холста заменяется фрагментом джутовой мешочной ткани с ее грубым естественным цветом. Композиция обогащается добавлением крупных швов и заплат и обесцвеченного тиснения. По контрасту с белым холстом, черными фонами подчеркивается особенность джутового материала.

Завершают раздел работы художников, не только совершивших революцию в форме языка, но также использовавших эту революцию как инструмент политического языка и социальной коммуникации. В пейзаже и портрете Марио Сирони современная реальность изображается в чисто классических формах, чтобы символизировать наступление нового золотого века, основанного на социальном порядке и притягательности риторического момента. Ренато Гуттузо использует свет и требующий немедленного отклика стиль для похожей на набросок работы «Люди улицы», в которой мечта о модернизации струится, подобно готовой к изменению ртути.

В нынешней экспозиции представлены работы крупных итальянских художников Х1Х, ХХ столетий. Благодаря непривычному принципу экспонирования, этим художникам возвратили их способность говорить с современностью и демонстрировать достоинства своих произведений рядом с работами представителей мирового исторического авангарда — от Балла до Фернана Леже и Пабло Пикассо. Кроме того, в туринском музее хранится одно из самых значительных собраний «арте повера» (произведения Марио Мерца, Джулио Паолини, Джузеппе Пеноне, Микеланджело Пистолетто, Альберто Дзорио) и любопытные примеры современной художественной продукции — Уорхол, Арман.

Как современные художники видят будущее

«Приключения современного искусства закончились, оно современно только с самим собой и не обладает превосходством ни по отношению к прошлому, ни по отношению к будущему. Оно представляет лишь реальность данного момента и испытывает замешательство при столкновении с этой реальностью. Отныне искусство ничем не отличается от технической деятельности, направленной на распространение медийной цифровой практики. И больше не существует никаких других способов проявления искусства: лишь зрелищное заигрывание с современным миром. Именно в таком контексте современное искусство ничего не стоит: между искусством и действительностью установилось нулевое равенство… И невозможно выявить отличительные особенности искусства, прослеживается лишь абсолютное прочитывание реальности. Искусство сегодня предстает лишь как идея, проституированная в процессе реализации». Это весьма пессимистическое утверждение известного социолога Жака Бодрийяра стремилась опровергнуть Третья квадриеннале в Дюссельдорфе «За пределами завтрашнего дня» (апрель-август 2014). Художники-участники без всяких заигрываний с реальностью пытались заглянуть в будущее, ожидающее нас, разыгрывая невероятные сценарии, погружая в удивительные, завораживающие миры, делая неожиданные открытия. И часто, благодаря экспериментированию, обращению к науке, технологии, они представали первооткрывателями, провозвестниками нового.

Сегодня большое разнообразие доступных видов досуга держит людей в состоянии постоянного напряжения, заставляя концентрироваться на текущем моменте. Масс-медиа позволяют одновременно вовлекаться в разные виды деятельности, наполняя жизнь мгновенными удовольствиями, что ведет к утрате ориентиров на будущее, неспособности анализировать прошлые ошибки. В наши дни более чем когда-либо огромное значение приобретают междисциплинарные исследования будущего. Свой взгляд на него без нарочитого акцентирования фантастических и утопических концепций, свою драматургию квадриеннале выстраивала, обращаясь и к представлениям о будущем художников прошлого, чтобы сконцентрироваться на том, каким мы воображаем будущее сегодня. 13 арт-организаций-участниц рассказывали историю завтрашнего дня через историю материалов, превращение материи, частично удачных, частично провальных попыток полностью трансформировать материал, чтобы сделать его носителем интеллектуального содержания. Различные выставки позволяли пережить любопытный опыт постижения материи — сопротивляющейся, невесомой, исчезающей, с активным использованием тактильных ощущений (выставки в Центре «Искусство в тоннеле» (KIT), Музее искусств…), провоцируют неожиданные вопросы: что объединяет искусство, науку, технологию? Каков их общий вклад в преодоление косной материи?

Квадриеннале предлагала альтернативу формуле Биеннале, проекты и выставки которой посвящены одной теме. На этом Фестивале современного искусства каждая арт-организация демонстрировала свою интерпретацию концепта, ключевого слова главной темы. И возникали странные связи между выставками, переплетения их интерпретаций как следствие особенностей презентаций каждой организации-участника. И главная тема в этих увлекательных метаморфозах представала более значительной, актуальной и интригующей. При подготовке выставок кураторы руководствовались 11 темами: «Преображение». «Земля». «Трансформация». «Прогресс». «Эксперимент». «Утопия». «Небеса». «Огонь». «Убежище». «Свет». «Любопытство» — они оказались ориентиром в исследовании различных аспектов будущего с неожиданных позиций. Так выставка в Художественном собрании земли Северный Рейн-Вестфалия (К-21) «Под землей: от Кафки до Киппенбергера» иллюстрировала понятия «земля», «убежище» и «утопия», демонстрируя как художники ХХ-ХХ1 столетий используют землю в качестве материала, рассказывая о социальных утопиях и индивидуальных страхах. В ХХ веке подземная сфера привлекала внимание многих художников и писателей. Участники рассматривали стремление людей к преобразованию мест своего обитания, превращению его в бункер, пещеру, грот, тоннель. Художники раскрывали эту тему в рисунках, фотографиях, видеоскульптурах, инсталляциях. В подвальном пространстве галереи подземные виды жизни, а также неуверенность и страхи представлены многообразно. Так, Ребекка Хорн исследовала жизнь муравейника. На рисунках Генри Мура люди ищут убежища от бомбардировок в тоннелях лондонской подземки. Травматический опыт Второй мировой стал дополнительным эмоциональным импульсом для поисков подземных мест обитания («Подземный уровень» Майка Келли, «Бункер» Томаса Шютте). Круглая форма в моделях тоннеля Брюса Наумана намекает на круги Ада, описанные Данте. Особенно впечатляла «Паутина» Грегори Шнайдера с жутковатыми «системами» медленно движущихся пространств. На выходе с выставки можно было получить бумажную копию рассказа «Нора» Кафки с иллюстрациями Хорн, в котором от лица животного рассказывается, как, с каким агонизирующим усилием оно пытается построить систему подземных переходов, функционирующих как тюрьма, но максимально безопасных и как это существо терпит неудачу. Возможен и другой поворот темы — в работе Криса Мартина «Солнце светит под землей» (2011).

Авангардисты начала ХХ века предлагали дерзновенное видение будущего. Кандинский и Малевич считали себя революционерами, формирующими завтрашний день. Современные художники позиционируют себя совершенно иначе, считает главный куратор Квадриеннале Вальтер Ульрих, профессор истории искусства и теории медиа, им больше нравится размышлять о феномене нашего времени. Сегодня художники меньше верят в перспективы будущего, чем их предшественники. И все же именно искусство может предложить специфический опыт переживания вещей и альтернативные подходы к интерпретации различных видов реальности. Актуальные художники наряду с красками, камнем, деревом, бронзой, используют также кровь, телесные жидкости, воду, дым, найденные предметы. На выставках можно было с удовольствием открывать различные материалы и способы их применения. И иногда история завтрашнего дня рассказывается как история материалов.

Алхимики на протяжении столетий верили, что доступные в больших количествах ингредиенты можно превращать в драгоценные металлы. Современные алхимики-художники сотворяют новые ценности, произведения из многочисленных бросовых, использованных предметов. На одной из самых эффектных и замысловатых выставок «Алхимия и искусство — мистерия трансформации» в Музее искусств демонстрировались 250 работ всех жанров старых мастеров и современных художников. Здесь можно было увидеть Кабинет искусств и диковинок, алхимическую лабораторию и коллекцию пигментов. Выставка рассказывает о мечте человека о лучшем мире, но ее главная тема — пересечение, взаимовлияние искусства и алхимии. На картине Адриана ван Остаде алхимик в своей лаборатории, рядом череп, погасшая свеча, это персонаж, потерпевший неудачу в осуществлении мечты о создании золота. Знаки алхимических занятий как позитивные характеристики моделей изображали на портретах Рубенс и Давид Тенирс Младший, а в аллегорических картинах — Ян Брейгель Старший и Хендрик Гольциус. До эпохи Просвещения художники и алхимики обнаружили способность не только имитировать природу, но и усовершенствовать ее. Ящерица из драгоценных камней Б. Палисси выглядит как живая. Алхимия оказала влияние на сюрреалистов, убежденных, что их художественные цели совпадают с мировидением алхимиками. Макс Эрнст описывал технику коллажа как «алхимический продукт». Персонаж на картине «Сюрреалист» (1947) Виктора Браунера является символом мага и алхимика, для этого использована символика карт Таро.

Сегодня мы упускаем из виду, что до цифровой эпохи цвет всегда влиял на материал. Чтобы окрасить субстанцию, надо добавить другую субстанцию, которая может быть более драгоценной, чем сам материал. Алхимики знали это. И художники осознавали материальность цвета, его богатые возможности и способность трансформировать вещи. Это демонстрировала инсталляция Аниша Капура «Белый песок, много цветов…» (1982). Порошок чистого пигмента образует таинственные формы, красные горы, бесконечно изменяющиеся, они воплощают творческую природу художника и её родство с алхимией: он трансформирует материал в нечто, подобное золоту, в нечто духовное — в искусство. В 1960-е термин «художник-алхимик» начал применять искусствовед Джермано Челант по отношению к представителям «бедного искусства», которые интересовались процессом трансформации материалов, таких как уголь, бывший символом нигредо или металлов — ртути. Джильберто Дзорио в 1980-е создавал работы-реминисценции философского камня. «Химический сад удовольствия» (2013) Георга Штайнера и Йозефа Ленцлингера, роскошная инсталляция, обращающая к алхимическому тексту Давида Штольциуса (1624), трактату-введению в алхимию с иллюстрациями. Воображаемый ассамбляж из предметов повседневного пользования гарантирует «спасение» с помощью косметических медицинских препаратов, кулинарных изделий, чистящих средств. Такое своеобразное «приобщение» к алхимии визуализировалось в виде корневища, разрастающегося в цветные созвездия кристаллов, разнообразных форм и цветов, продолжающих расти в период работы экспозиции. Поражало разнообразие и изобретательность отсылок участников к алхимии. Одни фокусировались на трансформации субстанций, другие — на механизмах изменяющихся значений. В работе «Люси» (2006) Алисия Кваде придала обычному материалу — мелу, эффектный вид бриллианта. А молодой шведский дуэт Голдин-Синесбут рассматривал искушения виртуального финансового рынка сквозь призму алхимии. Алхимия являлась одним из важных отправных пунктов художественного космоса Йозефа Бойса. Художник-алхимик Зигмар Польке выбирает материалы для картин с таким же вниманием к каждой детали как алхимик к первичной материи. Его огромные полотна посвящены памяти мифическому основателю алхимии Гермесу Трисмегисту (1995).

33-летняя немецкая художница Паола М’Барек на выставке «Зыбкая граница» в Центре «Искусство в Тоннеле» (KIT) превратила необычное пространство в некое преддверие Ада или тюрьмы, нарушая привычные представления о зрительных и осязательных возможностях человека, она исследовала, как можно воспринимать мир с помощью световых проекций, рисунков, объектов. Выставка позволяла постепенно освободиться от гнета повседневности, ощутить её как таинственное пространство. Например, странное свечение издали оказывается не спасительным «светом в конце тоннеля», а ловушкой: по мере продвижения вперед потолок над головой начинает опускаться, заставляя нагибаться всё ниже и ниже. Так художница приглашала зрителя участвовать в оптических, физических и концептуальных трансформациях тела и предметов, отношений между ними при близкой и удаленной оптике. В полутемном зале вдоль стены в единую линию были расположены более 100 слепков рук в различных положениях. Они загадочны и двусмысленны, словно недавно найденные артефакты. Руки — объект и другой интригующей видеоинсталляции: белая перчатка таинственным образом сползала с одной руки и надевается на другую. Руки касаются, повторяют движения друг друга. Идея М’Барек заключалась в том, что когда мы смотрим на предмет, наше зрение оказывалось в плену у чувственного опыта. А руки в повседневной жизни являются главным посредником контакта между телом и материей.

На выставке «Например, нематериальное» в Художественном объединении «Северный Рейн-Вестфалия» давалась новая интерпретация знаменитой выставки «Перспективы на будущее. Нематериальное» (1985) в Центре Помпиду, которую курировал философом Жаном-Франсуа Лиотаром. Это был своего рода мультимедийный эксперимент по визуализации мыслительного процесса. С помощью «нематериальных» вещей он стремился описать изменения в познании человеком мира. Противоречивая для своего времени выставка Лиотара обрела культовый статус, теперь, с современных позиций очевидно, насколько она актуальна и как в наши дни воплотилась идея Лиотара. В работах Дэвида Хеккера, Марка Дрейера исследуется нарушение границ вследствие алхимического процесса между искусством, наукой и технологией. Сложная новая выставка с использованием архивных материалов, подлинных работ участников выставки «Нематериальное», Джузеппе Ансельмо и Филиппа Морелле воссоздавала футуристическую атмосферу, заставляя осознать приближение нового будущего, все более нематериального.

В этом же здании в Кунстхалле на выставке «Умный новый мир» 15 участников предлагали своеобразные версии прогнозирования будущего. В юмористических, ироничных, трогательных работах авторы фокусировались на дигитализации, разрушении и трансформации аналоговой информации в цифровые коды, с целью их обработки, что приводит к радикальным изменениям в обществе. Так, демонстрировался «Цифровой капитализм».

Центральная тема одной из самых ярких выставок Квадриеннале «Кандинский. Малевич. Мондриан» — белая бесконечная пустота (в Художественном собрании земли Северный Рейн Вестфалия, К-20): все аспекты белого цвета исследуются в творчестве трех мастеров. Для Малевича белый цвет, цвет бесконечности, означал проявление высших чувств. В серии «Белое на белом» (1917—1918), прибегая к минимальным живописным средствам, он не только обходится без иллюзии глубины и объема, но также освобождает живопись от последнего важного атрибута — цвета. Лишь белые прямоугольники, лишенные материальности, плавают на белом фоне. Супрематическая композиция «Белое на белом» (1916—1917) — одна из самых радикальных картин геометрической абстракции без отсылок к внешней реальности, где белая сфера трактуется как пустота и ничто. Беспредметное искусство для трех исследователей белого было предвестником высшей духовности, нового социального порядка, а белый цвет был не только частью их цветовой палитры, но и символом будущего мира, радикально отличающегося от настоящего. Крупные холсты (1909—1939) из лучших музейных собраний мира (благоприятная возможность их увидеть в одном месте), были нарочито свободно развешаны на стенах, паузы пространств, интервалы между картинами заставляли задуматься о роли белого цвета в искусстве, науке, философии и религии и оказываются включены в художественные смыслы экспозиции.

«Звездные войны» (1977), «Искусственный разум» (2001), «Пятый элемент» (1997) … В научно-фантастических фильмах захватывает интерпретация темы «город будущего» благодаря использованию средств кино, архитектуры и технологии. В Музее кино на выставке «Видения и кошмары. Город будущего на киноэкране» клипы из фильмов на больших экранах, костюмы, наброски, фотографии являют впечатляющий визуальный опыт сценариев будущей жизни в городах, вызывая восхищение и страх. В натуральную величину воссозданы декорации легендарного «фильма о будущем» «Метрополис» Фрица Ланга.

А Музей керамики «Хетьенс» на выставке «Призыв. Глина. Скульптура и архитектурная керамика, 1910—30» демонстрировались богатые возможности глины для художников и архитекторов. Податливый материал использовали для создания экспрессивных работ. Но керамика также идеально подходит для устойчивого к изменениям погодных условий архитектурного орнамента, добавляя цветовые акценты городскому пейзажу. Если в начале ХХ века считали, что глина пригодна для создания оригинальных и парадоксальных скульптурных форм, ценили ее как идеальный строительный материал для будущего, то в ХХ1 столетии, когда появились новые технологии, приоритеты изменились.

Цифровые технологии позволяют трансформировать знакомое в новые контексты. Подобно сегодняшнему, виртуально ориентированному на информацию обществу, медиа-арт становится все более дематериализованным. На выставке «За пределами невидимой силы. Материальность в медиа арт» в Художественном институте интермедиа в НРВ-форуме Дюссельдорф четыре крупные медиа-инсталляции М. Билику/К.Б.Рихтера, Л. Моммарц, Дж. Скотта и А. Мейер-Брандиса завораживали использованием света как носителя информации, сценическими, сингенетическими экспериментами между искусством и наукой, смешиванием реальных и виртуальных пространств. Интерактивная скульптура «Электронная сетчатка» Скотта исследовала основы человеческого зрения и сопоставляла их с последними нейробиологическими открытиями. Эта и другие загадочные и изобретательные работы на выставке заставляли задуматься о том, какое будущее «обещают» использованные материалы, потому что их материальность основана на технических, порой не локализованных источниках информации. Благодаря этим работам, визуализирующим научные знания, возможности коммуникации и передачи информации, получаешь странный и интенсивный опыт. Яркие и разнообразные выставки квадриеннале позволяли совершить увлекательное путешествие в мир будущего и проследить, как в различные эпохи и в наши дни искусство обладало даром предвидения, как самые дерзновенные фантазии могли становиться реальностью.

Свобода высказывания — художникам: кураторы больше не нужны?

Минималистская работа «Теория» (2013) аргентинца Эдуардо Т. Басуальдо живет в пространстве по своим законам и требует вмешательства воображения, этот фрагмент огромной черной скалы (металл, алюминиевая фольга, верёвка) подвешен в Музее Галуста Гульбенкяна в Лиссабоне на выставке «Ангажированные художники? Возможно» (2014). Скала, прикрепленная к потолку на веревке, висит лишь в нескольких сантиметрах над головами зрителей. Диспропорциональное соотношение веревки и скалы намекает на ее возможное падение. Такой стрессовый сценарий с неизбежной аллюзией к бельгийскому гению Рене Магритту задавал тон выставке, неоднозначной, двусмысленной, но чрезвычайно интригующей, основная особенность которой в том, что она лишена главной темы. Куратор Антонио Пинто Рибейра выбрал группу художников, остро чувствующих современность, которым предложил свободно высказаться на ряд тем с помощью выбранных языков (21 участник из Африки, Латинской Америки, Португалии, Австрии). На выставке нарочито игнорировалась принадлежность художников к определенному континенту или стране. Акцент был сделан на визуальном качестве работ, идентичность прослеживалась через художественную практику, нежели благодаря использованию узнаваемых элементов идентификации через фольклор, религию, особенности окружения. Выставка экспериментальная, спорная, возможно слишком фрагментированная, полная сомнений. В наше сложное, переходное время участники пытались дать ответ на новые проблемы, новые загадки, странности (иногда с точным попаданием, иногда — слишком завуалированно), когда интернациональная тенденция, географические параметры превалируют над историей, распыленность — над концентрацией. Многие участники выявляли хрупкость, нестабильность, двойственность современной эпохи.

32-летний южно-африканец Ати-Патра Руга работает с видео, фотографией, модой, перформансом. Его персонажи (автор переодевается в экстравагантные костюмы) попадают в немыслимые ситуации. В сценариях он бросает вызов пропорциям тела, гендеру и идентичности, особенно через одежду. В работе «Ночь длинных ножей» (2013) автор создал причудливый мир, где культурная идентичность не определяется ни географическим происхождением, ни предками, ни биологическими параметрами, но является гибридом и мультикультурной конструкцией, сочетающей чувство юмора, сновидческую реальность, чувственность и опыт.

Прекрасен многозначный видео-фильм на тему идентичности марокканки Бухры Халили «Разговор в саду» (2014) про мифическую встречу Че Гевары и героини войны в заливе Абделькрим Аль Хаттаби в марокканском посольстве в Каире в 1959-м. Историческая реальность смешивается с поэтической фикцией. Каждый говорит на своем языке, о борьбе, ее цели и значении. Сцена происходит в двусмысленном пространстве, между садом и лесом, между Испанией и Марокко, между морем и границей, препятствующей иммигрантам попадать в Европу.

Южно-африканец Конрад Боутс вдохновляется социальными противоречиями в Южной Африке, интерпретирует их в сатирическом ключе, обращаясь в периоду апартеида, с его репрессиями, насилием и морализаторской ролью церкви. Он часто заимствует церковные символы: загадки страстей Христовых, тайна смерти, рассказ о борьбе добра и зла («Одиссей», 2014, акрил на стене). Бразилианка Берна Реале, как и в боди арт, утверждает свое присутствие в общественных пространствах, фиксируя свои перформансы через видео. В перформансе-видео «Голубь» (2012) восседая на красном коне, в черной полицейской форме с намордником-забралом, она патрулирует улицы центра города и фокусируется на жертвах злоупотребления властью, помещенных в тюрьму, подвергающихся социальной дискриминации на улицах. Ее перформанс про насилие ритуального характера прослеживает прямую связь между художником и публикой, используя различные формы соотношения искусство/жизнь. Абсурдистский ритуал рождает иронию, трагическую поэзию хаоса.

На объекте «Без названия» (2011) Жоана Ферро Мартинса — серия странных персонажей, напечатанных на палатке под черным флагом. Это оригинальная попытка через поэтический опыт использования обычных материалов внедриться в повседневную реальность, осуществляя прямой диалог между социальной жизнью, художником и зрителем. Информацию прочитать невозможно, но некий визуальный «механизм» заставлял нас ощутить энергетику объекта. Островыразительная композиция на стене «Мир контрастов» (2011) Селестино Мудаулане из Мозамбика демонстрировала, что контрасты, противоречия между людьми становятся все более непримиримыми из-за войн, религиозных конфликтов, трагических миграций. Изображая рабочие инструменты (компьютеры) из обычной жизни, переосмысливая стилистику примитивизма, художник делает саркастические отсылки к реальности. По его словам, он «стремится внести вклад в улучшение отношений между людьми и нациями».

Странные ощущения двойственности рождала инсталляция (2013—2014) 35-летнего португальца Педро Баратейро из видео, скульптуры и записи художника при попытке осмыслить декоративную ценность ее составных частей и новый язык. Скульптуру примитивного зверя, похожего на кота, сделали представители племени Луэна, северная Дакота. Видео состоит из захватывающих изображений сада по проекту архитектора и интригующих текстов автора. При рассматривании возникало ощущение, будто нечто важное все время ускользает, рождаются новые связи. Образы сада из видео хотелось сопоставлять с видами экзотических растений, виднеющихся из больших окон музея. И казалось, что исчезают различия между искусством и жизнью и можно придумывать свои сценарии. Такой способ материализации критического размышления о нарративных, социополитических и исторических пространствах отличается загадочностью, может быть излишней усложненностью, но импонирует. Как и другие участники, Баратейро задает вопрос о статусе произведения и роли художника по отношению к арт-системе и о возможности идентификации искусства и жизни.

Скульптуры бразильца Рауля Моураньо сделаны из материалов, используемых в строительстве, особенно для гибких временных структур: железо, сталь, пластмассовые трубы. Они контрастируют с концепцией скульптуры, основанной на протяженности во времени и совершенстве материала. Автор пытается придать этим материалам значительность. В его кинетической скульптуре «Камень внутри» (2014) кажется нет ни массы, ни центра, но ощущается попытка изменения самого понятия «пространство». Сталь — холодный, нейтральный материал, не имеющий ни эстетической, ни исторической ценности. Скульптура не давала никакого комментария об окружающем мире. Хотя и она вполне материальна, но рождается из специфической аранжировки форм и силы движения.

Самая таинственная работа на выставке — «Solipsis УП» (2013) Вима Боты, вдохновлявшегося символикой популярных средств выражения — политических, общественных, городских: правительственные тексты, трофеи, религиозные символы. Несмотря на свободную интерпретацию элементов массовой культуры через использование повседневных материалов (полистерон, неоновые лампы), его инсталляции отличаются повышенной духовностью. В инсталляции «Solipsis УП» из крыльев и флуоресцентного света динамичность различных частей создает сновидческую, почти сверхъестественную атмосферу. Лёгкость материалов, прозрачность, присутствие света как воплощение материальности энергии рождают ощущение преодоления границ жизни, когда за пределами видимого открывается нечто неожиданное.

Бразилец Луис Сербини в своих картинах делает современный мир реальным, весомым, значительным. Наложение стилей и техник, органических форм и геометрических узоров, зон света и тени, рождает оптические эффекты, захватывает, приглашает к созерцанию. Разглядывая картины (2011), словно совершаешь экскурс в современность, где угадываются отсылки к домашним сценам, тропическим или городским пейзажам, абстрактным изображениям. Художник экспериментирует с цветом, материалами, композицией, выходя за границы живописи, являя новую метафору красоты.

А в черно-белых цифровых мультфильмах колумбийца Мигеля Жара поведение животных становится метафорой человеческого существования. Творческая энергия художника словно является выражением власти самой природы, где правят те же законы: сила, порядок, разрушение. В мультфильме «Давайте столкнемся с этим» (2013) он фокусировался на перцептивных, психоделических и лингвистических процессах и изучении проявления животного начала. Он изучал поведение животных в соотношениях с человеческим опытом и отлично приспособил методологию анимации для передачи движения, характерных жестов персонажей.

По мнению куратора выставки, Антонио Пинто Рибейро, на современной арт-сцене слишком преувеличивается роль куратора, превратившегося в диктатора, отдающего приказы, что показывать и как, заставляя художников приспосабливаться к его концепции, схемам, тематике. И все это якобы наносит вред художественному процессу и не соответствует новым веянием в культуре и обществе. Но что произойдет, если предоставить абсолютную свободу художникам, упразднить кураторство? Воцарится хаос. Сегодня невозможно уже представить выставку без куратора, осуществляющего отбор участников и работ, выстраивающего стратегию выставки. Именно он придумывает тему и наилучший способ презентации выставки зрителям. И экспозиция в Музее Гульбенкяна без кураторства Рибейры не была бы успешной. Хотя и отсутствует единая тема и предоставлена свобода художникам, работы группировались в тематические блоки: убежище, идентичность, политика, красота. Особый интерес вызывали разнообразные фильмы, свидетельствующие, что в кинематографе художники черпают жизненную силу и новые идеи.

Гутай: от конкретного к абстрактному

Японская авангардистская группировка «гутай» (1954—1972), продемонстрировавшая разрушение границ между живописью и перформансом, объектом и процессом, между искусством, публикой и повседневной жизнью, была одним из самых радикальных художественных движений после Второй мировой войны. Безграничное стремление к свободе — основной теоретический постулат гутай — метафорически трансформировался в образ одного из его членов, Сабуро Мураками, прорывающегося через большие листы бумаги, натянутые на рамы («картины-перформансы», 1956). Так произошел символический разрыв с традиционным живописным пространством.

Одно из крупных международных движений 1950—1960-х (в него входило 59 молодых художников двух поколений) было новаторским в изобретательном подходе к материалам, средствам, творческому процессу, зрелищности, отношению к зрителям. Художники гутай оказали огромное влияние на развитие мирового авангарда 1960—1970-х.

Основатель движения, художник и теоретик Дзиро Ёсихара, в 1950-е уже получил известность, а другим членам группировки было от 20 до 35 лет. Истоки гутай усматривают в дадаизме, сюрреализме, абстракции, театральном дизайне. Но важное значение для движения также имели местные народные традиции региона Кансаи, где оно возникло (город Асия возле Осаки), японские фестивали, авангардистская каллиграфия. Специфическая особенность художников гутай заключалась прежде всего в том, что его члены умели характерным только для них образом перерабатывать достижения многих авангардистских течений того времени (абстрактный экспрессионизм, информальное искусство, группа «зеро», хэппенинг, энвайронмент) и создавали произведения, во многом предвосхищавшие последующие тенденции в мировом искусстве.

В первом номере журнала «Гутай» (1956) Ёсихара опубликовал манифест, в котором писал: «Наша главная цель — продемонстрировать, что только искусство дает свободу для живущих в это суровое время». Члены объединения были убеждены, что свобода будет способствовать совершенствованию человеческой личности. Ёсихара их призывал делать то, что никто до них не совершал. И художники смогли выполнить это требование. Они использовали дерево, воду, пластик, газеты, листовую сталь, холст, лампочки, грязь, песок, свет, дым, спички и сотворяли новую живопись, то, что сегодня называют перформансом, инсталляцией, звуковым, мультимедийным искусством.

Слово «гутай», буквально означающее «конкретный», предполагает прямое, непосредственное использование материалов членами его группы. Художники гутай писали картины с помощью тела, ног, леек, телеуправляемых игрушек, создавали эфемерные акции в небе, на воде, на песке, организовывали выставки в общественных парках, на пляже, в развалинах.

На первой в США ретроспективе в Музее Гуггенхайма «Великолепная площадка для игр» (2013) 145 произведений 25 художников гутай были объединены в шесть разделов по хронологическому и тематическому принципу. 1. «Играть: закон без табу». 2. «Концепт: является ли кусочек ткани искусством?» 3. «Решетка: открыть произведение миру». 4. «Бетон: крик самой материи». 5. «Живопись/перформанс: время и пространство». 6. «Энвайронмент: искусство гутай в пространственную эпоху».

При входе на выставку можно было увидеть висящие над головой, похожие на драгоценные камни, водяные скопления в прозрачных емкостях, окрашенные в красные, желтые, синие, зеленые цвета. Каждое скопление состояло из 16 пластиковых трубок и распространялось по ротонде на манер гамака. Это напоминающее кинетическую конструкцию, сочетание живописи и скульптуры воспринималось как новый бренд, но ее в 1956-м создал член гутай Содомаса Мотонага, подвесивший водяные скопления между деревьями на выставке на открытом воздухе в Асии. На знаменитом лестничном пролете Миса ван дер Роэ была расположена интерактивная работа со звуковой инсталляцией «Колокольчик» (1955—1993) Ицуко Танаки, с помощью которой посетители могли сами создавать какофонию звуков.

Художники гутай отказались от кистей, использовали новые техники, экспериментировали с технологией, с природой. Написанная ногами картина «Работа П» (1958) Кацуко Сирага с густыми, толстыми, почти каллиграфическими черными завитками на красном фоне, словно сотворённая пальцем гиганта, наполнена неистовой витальной энергией. Члены движения успешно работали с необычными материалами (вода, дым, грязь, камни, синтетические лаки). Ёсида мечтал научиться живописать с вертолета, первым использовал свет в своей незамысловатой, но революционной работе «Световое искусство» (1955). Однако более впечатляющих успехов в использовании света в своих работах добилась Танака. Ее прославленное «Электрическое платье» (1956) состоит из каскада цветных лампочек, в котором смешиваются элементы живописи, скульптуры и перформанса. Художница надевала платье и демонстрировала его, получая ожоги. Японские критики интерпретируют творение художницы как расширение границ человеческого тела. Надевая платье, Танака также стремилась повысить статус женщины-художницы в то время. И тогда «Электрическое платье» было значительной работой. Но и сегодня оно воспринимается как весьма оригинальное творение. На японской арт-сцене ее работы не получили должной оценки, они казались слишком радикальными. А за рубежом французский критик Мишель Тапье, автор термина «информальное искусство», еще в 1950-е высоко оценил творчество Танаки.

Акира Канаяма оригинально интерпретировал технику «дриппинг» Джексона Поллока. С помощью маленького роботообразного приспособления, бегущего по холсту, выбрасывающего капли краски на поверхности, на холстах возникали тонкие переплетения линий.

В заключительном разделе выставки доминировали энвайронменты, скульптуры и рельефы из металлического пластика художников второго поколения гутай (1962—1972): Имаи Норио, Иманака Кумико, Минору Ёсида… Они исследовали отношения между искусством, окружающей средой и зрителем, использовали в работах оптическую иллюзию, световую проекцию и имитацию движения, в скульптуры вводили моторчики, иногда превращая выставочные пространства в клетки с кричащими, пульсирующими, похожими на механические приспособления, «организмами». Эротическая машинообразная скульптура Ёсиды «Бисексуальный цветок» (1969, пластмасса, окрашенные жидкости) представляет собой крупный абстрактный цветок, изгибающиеся пластиковые лепестки которого поднимаются и опускаются из-за движения зеленой жидкости, демонстрируя психоделические эффекты.

Рассматривая фотографии, фильмы выставок членов гутай на открытом воздухе с акциями, перформансами, осознаешь радикальность их поисков, дерзость эксперимента. Так, на «Выставке искусства гутай на открытом воздухе» (1956) зрители должны были вступить в контакт с окружающим пространством для лучшего понимания сложных отношений между произведениями и местом проведения выставки. Именно таков определяющий принцип для большинства созданных членами гутай работ, ценность которых как предшественников современных инсталляций, минимализма, земляного и концептуального искусства, не была признана в период существования движения.

Минуло почти 40 лет с момента распада гутай и пришло время для полного переосмысления его вклада в историю мирового искусства и исследования его сложной мистики. Выставка в Музее Гуггенхайма — первый важный шаг в этом направлении. Почти каждая работа на выставке побуждала к размышлению о путях развития современного искусства.

«Флюксус — это состояние души»

Так писал о флюксусе — международном художественном движении, фестивали которого в 1960—1970-е проходили в Висбадене, Копенгагене, Париже, Дюссельдорфе — Нам Чжун Пайк. А Эммет Уильямс дал такое определение флюксуса: «Флюксус — это то, что флюксус делает, но никто не знает, кто же это всё сделал». Художник Дик Хиггинс утверждал следующее: «Флюксус — это не какой-то момент в истории, не художественное движение, не традиция, а способ жизни и смерти».

Масштабная выставка «Флюксус: поживем-увидим» (2010) из архива Бена Вотье и французских частных собраний ознаменовала открытие в Москве Мультимедиа Арт Музея, (МАММ, музей «Московский дом фотографии», Мультимедийный комплекс актуальных искусств на Остоженке, 26).

В беспорядочной череде сменяющихся модных тенденций в истории послевоенного авангарда флюксус занимает особую место и требует его рассмотрения под неожиданным углом. Иногда всё кажется предельно ясным, иногда — невозможно ни понять что-либо, ни увидеть. С флюксусом были связаны такие выдающиеся творцы как Йозеф Бойс, Йоко Оно, Нам Чжун Пайк, которые в наглядной и убедительной форме осуществили переворот в искусстве.

Некоторые авторы отождествляют флюксус с блистательным руководителем Джорджем Мачюнасом, эксцентричным издателем и дизайнером, организатором, чей визуальный стиль во многом доминировал в продукции флюксуса. С 1962 до 1978-го, года его смерти, концепция флюксуса часто менялась: от жесткого движения интермедиа до театрализованных развлекательных акций, от новаторского издательского совместного предприятия до глобального культурного туризма.

Исторически флюксус определяют как разветвлённую сеть художников, стремившихся к революционному преобразованию авангарда посредством введения элементов концептуального искусства, интермедиа и радикальных практик перформанса. Была ли своевременной в 1960-е эта новая версия дада? В словарях флюксус идентифицируют как движение «анти-анти-арт», возникшее в начале 1960-х в Нью-Йорке и быстро получившее международный резонанс благодаря переосмыслению традиционных представлений о художнике. Флюксус воспринимался антиискусством, так как выступал против музеев, галерей, ретроспектив, дилеров, корпоративных заказов. И никакого коммерческого успеха! Вместо изготовления дорогих авторских предметов искусства для богатых, флюксисты обратились к созданию эфемерных остроумных произведений, предназначенных для каждого, порой наделенных ироничными или разрушительными посланиями. Такие работы существовали за пределами галерейной системы и были укоренены в повседневную жизнь (Робер Филью «Человек, несущий своё солнце на верёвочке», 1973, «Дикая коза», 1963).

Флюксус был пионером хэппенингов на открытом воздухе и уличных ивентов, чаще всего с музыкальным сопровождением. Если виолончелист голым исполнял пьесу Берио или некто обертывал скрипку клейкой лентой в кульминационных моментах композиции Лигети, то он это делал под влиянием флюксуса. Флюксус выступал за обновление музыки и использовал самые радикальные практики. Вот такое лишённое пафоса искусство.

В основном эклектический (обращение к дадаизму, группе ЛЕФ, Эрику Сати, поэзии Велемира Хлебникова…) флюксус восхваляет бриколлаж (поделки, самоделки) и экспериментирование, открытое для всех видов изобретательства. Во флюксусе проявили себя яркие творческие личности из разных географических регионов: от Франции до Нью-Йорка, от Японии до Германии, где движение кристаллизуется: встречи, фестивали, концерты, пародийные манифестации, поэтические и политические по своему духу.

Флюксист Кен Фридман в исследовательской лаборатории флюксуса выявлял 12 идей: глобализм, единство жизни и искусства, интермедия, экспериментирование, случай и игривость, простота, вовлечение, образность, подражательность, специфичность, присутствие во времени, музыкальность. Единство жизни и искусства — главная установка флюксуса, проявившаяся в предположении, что вообще не существовало между ними границы, которую надо стирать. Это ясно выражено у Йозефа Бойса, утверждавшего, что «каждый человек — художник».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.